克拉莫84钢琴练习典全集 音乐 书籍

克拉莫84钢琴练习典全集 音乐 书籍 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

图书标签:
  • 克拉莫
  • 钢琴
  • 练习
  • 乐谱
  • 音乐
  • 书籍
  • 钢琴教材
  • 技巧
  • 入门
想要找书就要到 新城书站
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!
店铺: 悦读时光图书专营店
出版社: 安徽文艺出版社
ISBN:9787539660868
商品编码:29554533615

具体描述

  商品基本信息,请以下列介绍为准
商品名称:克拉莫84钢琴练习典全集 音乐 书籍
作者:陈学元,黄可为编译
定价:70.0
出版社:安徽文艺出版社
出版日期:2018-04-01
ISBN:9787539660868
印次:
版次:
装帧:
开本:大16开

  内容简介
本书是一部钢琴曲谱集,收录了克拉莫钢琴作品中有、具代表性的84作品。书中所收乐曲短小、精炼,集多种音乐风格和音乐要素于一体,能训练学生每个手指的独立性和弹奏的整体性。


音乐理论与实践的深度探索:一本面向进阶学习者的综合性音乐读物 图书名称: 音乐的结构、历史与演奏的综合指南 目标读者: 音乐专业学生、资深业余爱好者、音乐教师及对音乐学有浓厚兴趣的读者。 本书特点: 本书并非聚焦于某一特定乐器或作曲家的作品集,而是致力于构建一个宏大而精密的音乐知识体系,涵盖从基础理论的深入剖析到西方音乐史的脉络梳理,再到演奏实践中的高级技巧与诠释理念。全书结构严谨,内容翔实,旨在提供一个扎实的学术基础和广阔的艺术视野。 --- 第一部分:和声学与对位法的精深研习(约400字) 本部分深入探讨西方传统音乐理论的核心——功能和声学与严格对位法。不同于初级教材仅停留在三和弦与导七和弦的运用,本书以“和声的逻辑性与色彩性”为核心展开论述。 一、和声学的进阶逻辑: 功能和声的深化解析: 详细分析了代理和弦、变异和弦(如那不勒斯六和弦、减七和弦的特殊功能化应用)在不同音乐时期(古典主义、浪漫主义)中的结构作用。重点剖析了瓦格纳对功能和声的延伸与模糊化处理,以及德彪西印象主义和声的色彩构建原理,探讨了和声如何从“功能驱动”转向“色彩导向”的演变过程。 调式与调性的转换: 详述了等音转换、平行转调以及基于特定音集(Set Theory)的微调性(Microtonality)的早期探索,特别是对十九世纪末期作曲家如里姆斯基-科萨科夫使用“全音阶和声”和“五度圈外和声”的详细谱例分析。 非功能性和声的初步介绍: 引入了二十世纪的无功能和声概念,如十二音体系的音高组织逻辑,以及斯特拉文斯基作品中对音块(Blocks of Sound)的使用方法,为读者理解现代音乐和声打下基础。 二、对位法的严谨训练: 巴赫复调的精髓: 并非简单复述“两条声部”的规则,而是以巴赫的《赋格的艺术》和《平均律键盘曲集》为蓝本,系统拆解了单主题赋格、双主题赋格的构建流程、主题变形(移位、增值、减值、反向)的数学与美学原理。 严格与自由对位法的衔接: 探讨了文艺复兴晚期帕莱斯特里那风格的纯净对位与巴洛克时期,当和声功能开始渗透对位时,声部线条的动态平衡变化。 --- 第二部分:西方音乐史的宏观梳理与微观考察(约550字) 本部分构建了一条清晰而富有洞察力的西方音乐历史时间线,但着重于“风格的内在驱动力”和“技术革新的里程碑”,而非简单的年代堆砌。 一、从格里高利圣咏到巴洛克鼎盛期: 中世纪音乐的符号学意义: 探讨了记谱法(纽姆谱到五线谱的演进)如何影响了音乐的复调化进程。分析了奥尔加农(Organum)从平行到自由对位的过渡中,对声部独立性的追求。 文艺复兴的“人文主义”回响: 重点研究了世俗音乐(香颂、维拉西科)与宗教音乐(弥撒、经文歌)在情感表达上的张力,以及“模仿手法”(Imitation)如何成为构建结构稳定的核心技术。 巴洛克的“戏剧性”: 聚焦于歌剧的诞生及其早期发展(蒙泰威尔第),探讨了“通奏低音”作为结构骨架的革命性意义。深入分析了协奏曲形式(Concerto Grosso与独奏协奏曲)的结构差异,以及巴赫如何将复调技术推向集大成的巅峰。 二、古典主义的清晰与浪漫主义的情感洪流: 海顿与莫扎特的“形式理性”: 详细解析了奏鸣曲式(Sonata Form)的内在逻辑——呈示部、发展部、再现部的“戏剧冲突与解决”。分析了海顿如何通过主题的细微变化构建宏大乐章,以及莫扎特在旋律与和声的平衡艺术。 贝多芬的“英雄主义”与过渡: 探讨贝多芬如何通过扩展奏鸣曲的规模、增加尾声的份量,以及在交响曲中引入人声(如第九交响曲),来挑战古典主义的形式边界,预示了浪漫主义的到来。 浪漫主义时期的“个性解放”: 深入研究了舒伯特、肖邦、李斯特等人的艺术歌曲(Lied)与钢琴独奏曲如何体现“诗歌的音乐化”与“技巧的极致化”。分析了柏辽兹在配器法上的革新,以及瓦格纳如何通过“主导动机”(Leitmotif)系统来重塑歌剧叙事结构。 三、二十世纪至今的音乐图景: 现代主义的颠覆: 详细考察了德彪西的印象主义对传统音色和节奏的解放,以及勋伯格“十二音技法”在消除调性中心之后的组织原则。 多元化的后现代探索: 介绍了极简主义(Minimalism,如赖利、史蒂夫·莱奇)在时间维度上的重复与细微变化;分析了序列主义(Serialism)和偶发音乐(Aleatoric Music,如凯奇)对作曲家控制权的重新定义。 --- 第三部分:演奏艺术与实践诠释(约550字) 本部分超越了纯理论的范畴,聚焦于如何将书本知识转化为富有生命力的音乐表达,尤其关注高难度作品的演奏策略与审美选择。 一、演奏技巧的生理学与心理学基础: 触键的物理学原理: 分析了不同乐器(钢琴、弦乐、管乐)在发声机制上的差异,探讨了“重量传递”、“手指独立性训练”以及“气息控制”的科学依据,而非依赖模糊的形容词。 节奏的精确性与弹性: 区分了“节拍的物理准确性”与“音乐的流动性”。深入探讨了如巴洛克时期的“次分音的自由处理”(Tempo Rubato的早期形态)与浪漫主义时期为表达情感而进行的合法性速度调整的界限。 二、乐谱的解读与诠释的责任: 记号的层次性分析: 强调了乐谱上标记的层级:作曲家原始意图(例如贝多芬的踏板记号)、早期演奏传统、以及后世编辑者加入的(可能不准确的)提示。如何通过历史背景来“去伪存真”。 不同乐器间的对话与平衡: 尤其针对室内乐和管弦乐,讲解如何理解配器法中的声部权重。例如,在勃拉姆斯室内乐中,钢琴如何从伴奏角色转变为对等声部的挑战性技巧。 风格的“还原”与“再创造”: 探讨了演奏巴赫时应避免使用过度浪漫主义的延音和踏板,以及演奏德彪西时如何精确捕捉其色彩的微妙性。这要求演奏者成为一个“历史学家”和“语言学家”。 三、作品分析在演奏中的指导作用: 动机的连贯性: 演示如何通过识别乐章中的核心动机(Motif),来确保长篇幅作品(如奏鸣曲的展开部)在演奏时保持清晰的逻辑连贯性,避免成为片段的堆砌。 结构的高潮点(Climax)的构建: 教导读者如何通过力度、速度变化、音区选择等多种手段,有意识地规划乐章的张力曲线,而非被动地演奏每一个音符。 --- 总结: 本书旨在提供一套高度集成化、跨越不同音乐领域的知识框架。它要求读者不仅要能“听懂”音乐的语言,更要能“理解”其背后的结构逻辑、历史语境以及演奏的艺术性抉择。通过对和声、对位、历史演变和实践哲学的全面覆盖,读者将获得一种更加成熟、深刻且富有批判性的音乐素养。

用户评价

评分

这本书,说实话,拿到手的时候我有点懵。封面设计得挺严肃的,字体选择也很有学院派的味道,一看就知道不是那种“随便弹弹”的入门读物。我当时是想找一些能系统梳理一下基础技巧的材料,毕竟钢琴弹奏了这么多年,总觉得在某些小地方还不够扎实。翻开内页,首先映入眼帘的是密密麻麻的五线谱和各种技术标记,这架势,让我感觉自己像是在阅读一本专业级的技术手册。练习曲的编排逻辑性很强,从最基础的音阶、琶音开始,逐步过渡到更复杂的双音、和弦以及跨把位练习。作者对每个练习的侧重点都标注得非常清晰,比如“加强左手独立性”、“提高右手触键的均匀度”等等,这种精确的指导性,对于自我提升的用户来说简直是福音。我尝试着练习了其中几首关于三度音程的练习,发现它不像其他教材那样只是简单重复,而是设计了各种不同的节奏型和力度变化,迫使你必须在保持音准的同时,处理好音乐表现力的问题。可以说,这本书完全是以“打磨技术细节”为核心目的的,适合那些已经有一定基础,想要精益求精的乐手。它更像是一位严厉但公正的老师,时刻提醒你哪里做得还不够好。

评分

从装帧和纸质来看,这本书的设计也体现了其严肃性。纸张的厚度适中,印刷清晰,即使用力按压标记也不会洇墨。更让我欣赏的一点是,它在某些极具挑战性的段落后,会附带一些简短的、关于如何进行“精神准备”的建议。这体现了作者对演奏者心理状态的深刻理解。很多时候,技术瓶颈并非完全源于手指,而是源于内心的恐惧或对失败的预设。书中提到:“当技术达到极限时,突破口往往在于放松,而非更强的控制。”这句话对我触动很大。我意识到,过去总想着用“蛮力”去征服那些难点,结果适得其反。采纳了书中的建议后,我开始尝试在练习时想象自己是在“引导”声音,而不是“制造”声音。这种心境上的转变,竟然奇迹般地让一些卡住很久的乐句变得顺畅起来。这本书的价值,就在于它超越了纯粹的技术指导,触及了演奏艺术的哲学层面。

评分

我必须承认,这本书的篇幅和内容密度之大,让我花了相当长的时间才真正消化完其中的一部分。它更像是一部参考大全,而不是一本可以快速速成的“秘籍”。每一个章节都像一个独立的微观世界,需要投入大量的时间去拆解、分析和内化。我特别喜欢其中关于不同调性下,对“弱指”强化训练的设计。它没有采用简单地重复弱指音符的方式,而是将弱指融入到复杂的节奏型中,使其承担起旋律线条的关键部分,迫使它必须与其他手指一样强大有力。这种“润物细无声”的训练方式,比那种赤裸裸的弱指练习更有效、更具音乐性。如果你期待的是那种“看一遍就能弹得飞快”的速成宝典,这本书可能会让你失望。但如果你是一位对钢琴演奏怀有终极热忱,愿意投入时间去探索技术与音乐表达之间复杂联系的求知者,那么这本书绝对是书架上不可或缺的“镇馆之宝”。它值得反复研读,每次重温都会有新的领悟。

评分

自从我开始深入钻研这本乐集,我的练习过程简直发生了翻天覆地的变化。以前练习曲子,更多的是一种机械性的重复,弹完了就觉得算了,没有深究背后的技术原理。但这套材料完全不同,它仿佛打开了一扇通往钢琴机械原理的大门。举个例子,里面有一组专门针对手指交叉和穿插的练习,我以前总觉得这部分是天赋决定的,很难通过后天努力来改善。但翻阅到那一页时,作者的注释让我恍然大悟:原来关键在于腕部的微小转动和手指触键角度的配合,而不是单纯地用力去“抠”琴键。我按照书上的建议,放慢速度,专注于感受指尖与琴键接触时的那个“点”,而不是整个手指肚。坚持了大约两周后,那种以前卡壳的段落竟然流畅了许多,而且弹出来的声音也变得清晰、有力,不再是那种拖泥带水的状态。这套练习曲的价值在于,它教会你如何“思考”你的手指在做什么,而不是盲目地“做”动作。对于那些对传统“哈农”模式感到厌倦,渴望获得更高维度技术提升的琴友来说,这本书无疑提供了一个全新的视角和实用的解决方案。

评分

坦白讲,这本书的难度曲线设置得相当陡峭,绝对不是那种可以让你轻松度过下午茶时间的读物。对于初学者来说,它可能看起来有些令人望而却步,甚至会产生挫败感。我记得我刚开始尝试其中的复调练习时,简直是灾难现场——左右手完全不同步,节奏感错乱得一塌糊涂。这本书对读者的要求非常高,它要求你对音乐的内部结构有清晰的认识,对节奏的把握必须精确到毫秒级别。但正是在这种“高压”之下,我的音乐感知能力得到了极大的锻炼。它不仅仅是技术的堆砌,更是一种音乐思维的训练。比如,在处理快速音阶段落时,它要求你必须在弹奏的同时,脑子里已经预设好下一个乐句的走向和情绪铺垫,而不是等到弹完了当前的小节才开始考虑下一小节。这种强迫性的多任务处理能力,对于提升演奏的连贯性和整体性至关重要。读完这本书,你收获的不仅仅是手指的速度,更是一种对音乐织体进行编排和控制的强大能力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有