视与思:德国造型艺术史

视与思:德国造型艺术史 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

杨劲 著
图书标签:
  • 艺术史
  • 德国艺术
  • 造型艺术
  • 视觉文化
  • 设计史
  • 艺术理论
  • 文化史
  • 现代艺术
  • 艺术教育
  • 西方艺术
想要找书就要到 新城书站
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!
出版社: 北京师范大学出版社
ISBN:9787303222353
版次:1
商品编码:12286924
包装:精装
丛书名: 艺术漫步
开本:16
出版时间:2017-03-01
用纸:纯质纸
页数:394

具体描述

内容简介

  造型艺术指“以一定物质材料和手段创造的可视静态空间形象的艺术” ,当然,在视像艺术、行为艺术中,它也发展出动态的呈现形式。艺术并非理论上的抽象概念——即便概念艺术(Konzeptkunst)也离不开具体的文字呈现形式——,而是感性之物。因此,对艺术的接受应首先诉诸感官。对绘画作品的欣赏以视觉为主,在建筑或雕塑作品中可能会融入触觉,在视像作品中还会加入听觉。艺术品应当给我们的感官带来某种刺激甚或冲击,这种冲击并不局限于审美快感,也可能是负面感觉,比如刺眼、震惊、恶心,关键在于它让你眼前一亮或一惊。在对艺术的欣赏上,我不赞成以“意”害“艺”,即不管艺术作品的表现形式,以作品的思想内涵为评判准绳,似乎只要其中蕴含深义,就成其为佳作。其实,我们对艺术品的第一感觉(视觉印象)非常重要,无论这种感觉是愉悦还是惊诧,它所造成的接受心理是喜欢还是厌恶,我们都应十分重视,这是艺术接受的基础。当然,艺术欣赏不止于一眼望尽的直觉印象,我们还必须通过第二眼及之后的不断观看、反复欣赏,琢磨品味作品的局部与整体、形式与内涵之间的关系,纠正或补充第一感觉的片面或偏颇之处,逐渐获得对作品的整体印象和深刻领悟。简言之:视与思。
追寻流变中的形式与精神:十九世纪欧洲绘画的转型与革新 本书深入剖析了19世纪欧洲绘画领域所经历的深刻变革。从拿破仑战争的余波中崛起的浪漫主义,到对古典主义学院派的激烈反叛,再到工业革命背景下社会现实的迫切反映,本世纪的艺术思潮如同奔涌的洪流,以前所未有的速度冲刷着既有的艺术疆界。 第一章:浪漫主义的回响与个体情感的勃发 19世纪初,欧洲社会在政治动荡与启蒙思想的理性光芒之间摇摆不定。浪漫主义艺术的兴起,正是对盛极而衰的古典主义的有力反拨。它高举“情感高于理性”的旗帜,将个体的、主观的内心世界置于创作的中心。 1. 异域情调与历史的宏大叙事: 这一时期的画家们热衷于描绘那些充满异国情调的场景,或是重现中世纪的传奇与历史的悲壮时刻。德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)的色彩运用达到了炉火纯青的地步,他通过鲜明、对比强烈的笔触,捕捉瞬间的激情与戏剧性冲突。《自由引导人民》不仅是对特定历史事件的记录,更是对理想与斗争精神的颂歌。他的作品中,线条的清晰性被光影的律动和色彩的张力所取代,预示着现代绘画对客观再现的松动。 2. 自然的崇高与人类的渺小: 在风景画领域,卡斯帕·大卫·弗里德里希(Caspar David Friedrich)将风景提升到了近乎宗教体验的高度。他的作品中常常出现背对观者的孤独身影,面对着磅礴的、带有象征意义的自然景观——迷雾缭绕的群山、浩瀚的海洋、古老的废墟。这种对“崇高”(The Sublime)的追求,强调了自然界超越人类理解和掌控的力量,引发了观者对自身存在意义的深层沉思。这不仅仅是对自然景色的描摹,更是对人类灵魂状态的隐喻。 3. 对“异己”的探索: 浪漫主义的自由精神也延伸到了对被边缘化群体的关注。在西班牙,戈雅(Francisco de Goya)的晚期作品,尤其是他著名的“黑色绘画”系列,以令人不安的、近乎恐怖的意象,直面人性的阴暗面、战争的残酷与迷信的愚昧。这标志着艺术开始承担起更尖锐的社会批判职能,为现实主义的出现埋下了伏笔。 第二章:现实主义的崛起——直面“此时此地” 随着19世纪中叶社会矛盾的激化和科学实证精神的渗透,一批艺术家开始厌倦浪漫主义的过度幻想和学院派的陈词滥调。他们将目光聚焦于当下、普通人的日常生活和劳动场景,强调对客观世界的忠实记录,这就是现实主义的诞生。 1. 柯尔和巴比松画派的田园牧歌: 以法国巴比松画派为代表,艺术家们走出画室,深入森林和农田,试图捕捉乡村生活的本质和光线的微妙变化。米勒(Jean-François Millet)的作品,如《拾穗》,以一种近乎神圣的庄严感描绘了农民的劳作。他没有美化贫穷,也没有过度煽情,而是赋予了劳动者一种坚韧不拔的尊严。这种对普通人境遇的尊重,是艺术民主化的重要一步。 2. 库尔贝的“物质性”宣言: 古斯塔夫·库尔贝(Gustave Courbet)是现实主义运动中最具颠覆性的旗手。他公开宣称:“绘画不是一种室内装饰的艺术,它是一种完全的物质艺术,只能描绘那些真实存在、眼睛能看到的东西。”他拒绝描绘历史、神话或浪漫的场景,转而创作巨幅的《奥尔南的葬礼》和《画室》,将普通人(甚至是低下的劳动者)置于传统历史画的宏大尺幅之上,这种做法在当时的沙龙引起了巨大的争议。库尔贝的画笔下没有“美化”,只有坦诚的、未经修饰的物质存在感。 第三章:印象派的革命——光线、瞬间与视角的解构 19世纪下半叶,摄影技术的出现对绘画的记录功能构成了直接挑战,这迫使画家们去探索绘画自身独有的、不可被机械复制的价值。印象派的出现,标志着艺术史向现代性迈出了决定性的一步。 1. 捕捉流动的光影: 印象派画家们将焦点从“描绘物体”转向了“描绘光线照射到物体上所产生的瞬间视觉感受”。莫奈(Claude Monet)成为这场运动的代名词。他痴迷于捕捉同一场景在不同时间、不同天气条件下的光影变化,例如他对鲁昂大教堂和干草堆系列作品的反复描绘,证明了客观实体的不变性远不如瞬间光感的易逝性来得重要。他们采用并置的纯色笔触,让观者的眼睛在一定距离外进行色彩的“调和”,这极大地增强了画面的生动感和振动感。 2. 现代都市生活的瞬间切片: 雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir)则将印象派的技法应用于对巴黎新兴中产阶级休闲生活的描绘。在《船上的午宴》中,光斑洒落于人群、树影和酒杯之上,营造出一种轻松、愉悦、充满活力的“在场感”。他们赞美都市的浮华与欢愉,记录了新的社会阶层如何构建他们的闲暇时光。 3. 构图的革新与视角的引入: 德加(Edgar Degas)虽然在技法上常被归类为印象派,但他对运动瞬间的捕捉和独特的构图方式,深受日本浮世绘(Ukiyo-e)的影响。他常常采用高角度俯视、裁剪边缘人物或利用强烈的对角线构图,创造出一种偶然的、非正式的“快照”效果,挑战了传统西方艺术中那种精心安排的平衡感。 第四章:后印象派的回归与个体精神的深化 到了19世纪末,部分艺术家感到印象派对光影的过度关注,使其在深度表达上有所欠缺。后印象派并非一个统一的流派,而是几位天才艺术家在吸收了印象派对色彩的解放后,试图重新注入结构、情感和象征意义的探索。 1. 塞尚:在自然中寻找永恒的几何结构: 保罗·塞尚(Paul Cézanne)被誉为“现代艺术之父”。他认为印象派过于短暂、缺乏永恒的结构。他着手研究自然界的基本形体——圆柱体、球体和圆锥体。他的目标是“用圆柱体来处理自然”,他通过多重视角和对色块的精确堆叠,试图在不断变化的光影表象下,揭示物体内在的、持久的几何秩序。他的画作开始将观看的经验和思考的过程并置于画面之中。 2. 梵高:色彩的纯粹情感表达: 文森特·梵高(Vincent van Gogh)的艺术是情感的爆发。他不再将色彩用于描摹自然光线,而是将其作为表达内心激动、痛苦或狂喜的纯粹媒介。他采用厚涂的颜料(Impasto)和充满律动的、扭曲的笔触,使画面仿佛在震颤。他的星空和向日葵,是观者眼中世界与创作者内心世界的强烈交汇点,标志着艺术的表达性进入了一个前所未有的高峰。 3. 高更:回归原始与象征的呼唤: 保罗·高更(Paul Gauguin)厌倦了西方文明的虚伪和都市的喧嚣,前往塔希提岛寻求“原始”和“纯粹”。他发展了“综合画法”(Synthetism),强调从自然中提炼出基本形状,并通过符号化的、平面的大色块来表达象征意义。他使用色彩来传达主题的情绪和精神内涵,而非模仿可见的现实,这直接为20世纪的野兽派和表现主义铺平了道路。 通过对这四个阶段的梳理,我们看到19世纪的欧洲绘画不再是一个平滑的发展线索,而是一系列相互继承、冲突与颠覆的复杂对话。从对客观世界的描摹到对主观感受的极端表达,艺术家们一步步瓦解了文艺复兴以来的视觉法则,为20世纪艺术的全面爆发奠定了结构性与精神性的双重基石。

用户评价

评分

这本书的叙事逻辑简直是教科书级别的清晰,作者并没有采取那种线性、平铺直叙的编年史写法,而是巧妙地构建了一张互联互通的思维网络。它擅长在宏大的历史背景下,精准地捕捉到那些决定性的转折点,比如某个关键人物的出现,或者某次社会思潮的涌动,如何像涟漪一样扩散并最终重塑了造型艺术的面貌。我感觉作者的笔触像一位经验丰富的导游,他总能在最恰当的时机,将不同时期、不同地域的设计思想串联起来,让读者不至于迷失在繁复的史料之中。尤其欣赏它对“功能与形式”这一核心议题的深入剖析,那种思辨的深度远超我预期的入门读物,它引导我去思考,一件物品之所以成为经典,其背后蕴含的哲学思考究竟是什么。这种结构上的精妙设计,使得即便是初次接触这个领域的人,也能构建起一个扎实且富有层次感的知识框架,而不是碎片化的信息点。

评分

书中对具体案例的分析简直是细致入微到了令人发指的地步,那种专注于物件本身“身体”的研究态度,令人叹服。作者似乎对每一件被提及的作品都有着近乎偏执的迷恋,从材料的选择、接缝的处理、到螺丝钉的朝向,每一个微小的设计决策都被置于放大镜下进行考量。他不会满足于泛泛地说“这个设计很简洁”,而是会深入挖掘,这个“简洁”是如何通过对传统装饰的彻底剥离,并辅以特定的几何逻辑来实现的,甚至会追溯到那位设计师在工厂车间里与工匠们探讨材料特性的具体对话场景。这种“田野调查式”的叙事手法,极大地增强了文本的说服力和画面感,让人仿佛能闻到旧木料的味道,听到金属敲击的回响。对于追求深度研究的读者来说,这种对“物性”的极致尊重,提供了无数可供延伸思考的切入口,远比空泛的理论说教来得实在和有价值。

评分

这本书最大的魅力在于其跨学科的视野和强大的融会贯通能力。它不仅仅聚焦于建筑或家具设计,而是将图形设计、工业产品乃至舞台美术都纳入到一个统一的美学光谱中进行考察。作者在论述不同媒介之间的互相影响时,展现出了一种宏大的史观,他能清晰地指出,某个在建筑上取得突破性的空间理论,是如何迅速被应用到海报排版,进而影响到字体设计的轨迹。这种视野的开阔性,打破了传统艺术史的学科壁垒,让读者能够从一个更整体、更立体的角度去理解德国造型艺术在现代世界中的整体贡献。它成功地构建了一座横跨不同领域的设计“高速公路”,让知识流动起来,避免了各分支学科各自为政的局面。这种综合性的论述,对于想要建立全面认知体系的读者而言,无疑是宝贵且难得的财富。

评分

阅读这本书的过程中,我被其中那些深入骨髓的文化批判精神深深吸引住了。它并非仅仅满足于对“美”的描述,而是毫不留情地揭示了造型艺术是如何被社会权力、经济结构和意识形态所塑造的。作者的文字犀利而有力,他敢于直面那些历史叙事中常常被美化或忽略的矛盾地带。每一次对某个设计流派的阐释,背后都隐藏着对时代精神的深刻洞察,比如对工业化浪潮冲击下美学观念重塑的描摹,那种既充满希望又夹杂着焦虑的复杂心绪,被捕捉得淋漓尽致。这让我意识到,艺术史绝不是象牙塔里的纯粹审美活动,而是人类应对生存挑战、表达集体身份的核心战场。读完某个章节后,我需要停下来,反复咀嚼那些关于“真理”与“效率”之间拉锯的论述,这种被挑战和引导的感觉,非常过瘾,也让人对当下正在发生的设计现象有了更具批判性的眼光。

评分

这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴,从封面到内页的排版,都透露着一种严谨而又充满艺术气息的格调。纸张的质感拿在手里沉甸甸的,油墨的印刷清晰锐利,即便是那些年代久远的艺术品图片,色彩还原度也出乎意料地高,细节纤毫毕现。我尤其欣赏它在版式处理上的匠心独运,那些关键的理论阐述和图像展示之间,留白的运用恰到好处,既保证了阅读的节奏感,又不会让人感到压迫。这种对“物”的尊重,似乎本身就在向德国设计史上那些注重工艺和材料的传统致敬。翻阅的过程中,不时能感受到编辑团队在细节上倾注的心血,每一个章节的过渡都处理得非常流畅自然,仿佛是在引导读者进行一次精心策划的博物馆之旅,而非仅仅是知识的堆砌。它不仅仅是一本艺术史的教科书,更像是一件值得收藏的艺术品本身,摆在书架上都显得格调非凡,每一次不经意的触碰,都能唤起对设计美学的重新审视。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有